miércoles, 13 de abril de 2011

"Techno: Música puramente electrónica"


El techno es un género de música electrónica de baile que surgió en Detroit, EEUU, hacia mediados de los años 1980. La primera grabación que empleó la palabra techno como referencia a un género musical data de 1988. En la actualidad existen multitud de estilos de techno, si bien está generalmente aceptado que la génesis del género se encuentra en el detroit techno y en sus precursores. El origen del techno se encuentra en la fusión de ciertas corrientes de música europea, basadas en el uso experimental del sintetizador, con diferentes estilos de música de raíz afroamericana como el funk, el free jazz o el primer electro. A esto se añade la influencia de una estética y temática de corte futurista, basada tanto en la ciencia ficción como en algunas ideas de la obra de Alvin Toffler. El propio término techno deriva del concepto de "techno rebels" presente en el libro La Tercera Ola del sociólogo estadounidense. Esta combinación de ideas acerca el techno a un tipo de estética afrofuturista y cyberpunk. La prensa especializada y los seguidores del techno critican el uso poco riguroso que en ocasiones se da al término, pues a veces se confunde con otros estilos diferentes con los que nada tiene que ver, como el dance o el trance.




Desde 1977 hasta mediados de los años 1980 se emitió en Detroit un programa nocturno de radio llamado Midnight Funk Association. Conducido por The Electrifying Mojo, su original enfoque lo hizo popular, causando un considerable impacto en la forma de acercarse a la música de toda una generación de oyentes. The Electrifying Mojo tenía que moverse de emisora en emisora debido a una arriesgada programación que le costó varios despidos, pues su propuesta se salía del canon comercial habitual y del tipo de radio a la que la comunidad afroamericana estaba acostumbrada. En su espacio se podía escuchar una personal selección de estilos y artistas que podía incluir soul clásico, Kraftwerk, nuevos románticos ingleses, p-funk, The Clash o música clásica. Este programa sirvió de inspiración para numerosos productores locales afroamericanos como Juan Atkins, Derrick May, Kevin Saunderson (conocidos como The Belleville Three por el instituto de Detroit donde estudiaban) y Eddie Fowlkes. Influidos por el sonido electrónico alemán y la tradición musical negra, comenzaron a producir con sintetizadores un tipo de música que compartía elementos con el electro que artistas como Afrika Bambaataa hacían en aquella época en otros puntos del país. Juan Atkins fue el pionero de todos ellos, al formar a comienzos de la década de 1980 junto al veterano de Vietnam Richard Davis el grupo electro Cybotron. Entre sus producciones se cuenta el que es considerado como primer tema de techno de la historia, "Alleys Of Your Mind" (1981), o canciones que sentarían las bases del género como "Clear". El grupo se dotó de una estética futurista y relacionada con la ciencia ficción que se refleja tanto en su música como en la temática de las canciones y en el nombre del propio género. De la obra del futurólogo Alvin Toffler fueron tomados términos como Cybotron, Metroplex o techno. El sonido de Detroit estaba profundamente influido por la música afroamericana estadounidense, especialmente por géneros como el soul y el funk, y en particular por el P-Funk de Parliament. El estilo de su teclista Bernie Worrell, uno de los primeros músicos de funk que cambió el teclado Hammond por un sintetizador, influyó notablemente sobre la forma de tocar de los impulsores del techno. La combinación de la tradición negra con la música que venía de Europa, en particular el krautrock, el italo disco de Giorgio Moroder y la experimentación generalizada que tenía lugar con sintetizadores, dieron como resultado ese primer sonido techno. Derrick May lo describió con una frase que se ha hecho célebre: "El techno es un gran error, como si George Clinton y Kraftwerk se quedaran atrapados en un ascensor y solo tuvieran un sintetizador para hacerles compañía". En general, se pueden identificar varias características básicas en el detroit techno. Cuenta con patrones rítmicos muy marcados, normalmente con una estructura basada en un compás de 4/4 cuyos tiempos son claramente acentuados. Al mismo tiempo, conserva la sonoridad del funk, lo que se manifiesta en las líneas de bajo, en el uso de "strings" (arreglos de cuerda sintetizados) o en las vocales. Finalmente, su estética futurista y de ciencia ficción toma forma en las letras, en los motivos de las canciones o en el artwork de los discos.



"Subgéneros y comercialización"


Hacia el final de la primera mitad de los años 1990, el techno había alcanzado un punto de desarrollo tal que hacía difícil en ocasiones encuadrar a cada artista o canción nueva en un género delimitado de forma precisa. El paso del techno por diferentes países y escenas fue dejando en el estilo un número indefinido de influencias distintas que se materializaron en diferentes subestilos o subgéneros, cada uno con un conjunto de características que lo dotan de personalidad propia dentro de la categoría más amplia del techno. Las diferentes modas también han tenido un efecto sobre las denominaciones que se dan a cada subgénero. Así, algunos ejemplos aún no mencionados de formas de techno o derivaciones del mismo que guardan grandes diferencias tanto en su estructura rítmica como en su sonoridad, como incluso en su objetivo (politizado o comercial, para bailar o para escuchar en casa) con el sonido original, incluyen diferentes manifestaciones del hardcore y del trance, el hard techno, el Birmingham techno abanderado por Surgeon, el click techno o la variante de minimal techno asociada a Richie Hawtin y su sello Minus. La implantación y el posterior seguimiento masivo y generalizado del techno propiciaron un interés creciente de la industria musical con el objeto de obtener beneficios comerciales. Prueba de ello son temas como "Dass Boot" de U96 (1991) o "James Brown Is Dead" de L.A. Style, que podrían considerarse las primeras de una secuencia de producciones que se lanzaron como "techno comercial". Desde entonces, innumerables artistas de todos los géneros musicales han utilizado elementos del techno, tanto de su música como de su estética, en su propuesta artística. Como con otras manifestaciones artísticas, grandes empresas de la sociedad de consumo han intentado aprovecharse del tirón popular del techno.



Algunas canciones:





"House: La música electrónica de baile"




El house es un estilo de música electrónica de baile que se originó en Chicago, Estados Unidos, hacia comienzos de los años 1980. Inicialmente, se hizo popular en las discotecas orientadas hacia un público afroamericano, latino y gay de mediados de la década de 1980, primero en Chicago y más adelante en Nueva York y Detroit. Posteriormente llegó a Europa, antes de convertirse en un fenómeno masivo con una influencia dominante en otros estilos musicales como el pop y la música de baile desde mediados de los años 1990. El house está fuertemente influenciado por las variantes más soul y funk de la música disco. Generalmente imita la percusión del disco, especialmente el uso de un prominente golpe de bombo con cada beat, aunque también puede incluir poderosas líneas de bajo sintetizadas, baterías electrónicas, samples de funk y pop, y vocales potenciadas con filtros reverb o delay.


El término "música house" podría tener su origen en un club de Chicago llamado The Warehouse, que existió entre 1977 y 1982. A The Warehouse acudía un público compuesto principalmente por gays negros y latinos. Los asistentes acudían a bailar la música disco que tocaba principalmente el DJ residente, Frankie Knuckles. En el documental Pump Up The Volume Knuckles dice que la primera vez que oyó el término "música house" fue cuando vio un cartel en la ventana de un bar de la zona sur de Chicago donde decía "aquí ponemos música house". Una de las personas que iban con él bromeó, "¿sabes? ¡Ese es el tipo de música que tu tocas en el Warehouse!", y entonces todos se rieron. La grabación "It's House" de Chip E. (1985) podría haber ayudado también a definir esta nueva forma de música electrónica. Sin embargo, el mismo Chip E. se decanta por la asociación que hace Knuckles. Afirma que el nombre de su disco proviene del método de etiquetar discos de la tienda Importes Etc., donde él trabajó a comienzos de los años 1980: cajas llenas de la música que DJ Knuckles ponía en el Warehouse eran etiquetadas como "oído en el Warehouse", lo que fue acortado como simplemente "House". Larry Heard, alias "Mr. Fingers", afirma que el término "house" (casa en inglés) refleja el hecho de que muchos DJs creaban música en sus propias casas, utilizando sintetizadores y cajas de ritmo. Juan Atkins, uno de los creadores del techno en Detroit, afirma que el término "house" reflejaba exclusivamente la relación de un número determinado con unos DJs en particular; esos temas eran sus "house records" (del mismo modo que un restaurante puede tener una salsa para la ensalada de la "casa").


"El house entra en el pop"

Tras hacerse popular no solo en su país de origen sino también internacionalmente, era cuestión de tiempo que el house pasara a hacerse comercialmente exitoso, entrando en todas las listas de éxitos. De la mano de DJs como los franceses David Guetta y Bob Sinclar, existe toda una corriente de house que se ha ido paulatinamente transformando en un género popular alejado casi por completo de los clubes.







Algunas canciones:







EL JAZZ, MÚSICA PARA ESCUCHAR CON LOS PIES






¿Qué es el Jazz?

Las raíces del jazz son el fruto del encuentro de la tradición musical africana y la europea, en un escenario preciso, Estados Unidos, a raíz de la llegada de los esclavos negros desde principios del siglo XVII.
El nacimiento del jazz se pierde en la confluencia de formas y estilos musicales de la cultura afroamericana que se produce a finales del siglo XIX: el gospell, el blues, el ragtime, las marchas militares, la música de baile europea... Toda esta mezcla creará el transfondo sobre el que Jerry Roll Morton se permitiría autoproclamarse "inventor del jazz".

La improvisación es la forma más común de los temas de jazz clásico (anterior a los años 60) es la forma canción (AABA). Cada una de las partes suele tener 8 compases. El músico de jazz al improvisar crea nuevs
melodías, puede hacerlo adornando las ya existentes o creando nuevas líneas por encima de las armonías dadas, que están en la base de toda composición.

Instrumentos

El jazz es una música de raíz africana con elementos occidentales, esto se refleja en los instrumentos que utiliza. Fundamentalmente se dividen en dos clases: los que marcan el ritmo (rítmicos) y los que tocan la melodía (melódicos).

-Rítmicos:

Batería; empezó a usar muy tempranamente pero como instrumento secundario, que acompañaba a los solistas. Pronto se convirtió en uno de los más importantes de cualquier formación.

Contrabajo; Tocado directamente con los dedos. A veces se sustituía por una tuba.

-Melódicos:

Piano; utilizado ya en el ragtime, pasó al jazz como instrumento protagonista.

Trompeta; tuvo una importancia enorme hasta los años 40 en que fue remplazado por el saxofón. Antes de la trompeta se empleaba un instrumento parecido, la corneta.

Saxofón; Se puso de moda con Coleman Hawkins y pasó a convertirse en solista a partir de la revolución de Charlie Parker.

Banjo; Era el instrumento más importante de la música popular norteamericana. Se utilizó hasta los años 20, luego cayó en desuso sustituido por la guitarra.

Agrupaciones

Las agrupaciones en jazz son muy variadas, pueden ir desde un instrumento solista a grandes bandas de hasta 50 m
úsicos. Los más comunes son:

-Trío: formado generalmente por dos instrumentos rítmicos (batería y contrabajo)
y uno melódico, que suele ser el piano o la guitarra. Esta agrupación se puso de moda a partir de los años 40 con el inicio del jazz moderno.

-Cuarteto: es quizás la agrupación más característica, consiste en añadir a la anterior un instrumento de viento, trompeta o saxofón. En un quinteto habrá dos instrumentos de viento.

-Big Band: los más comunes cuentan con una sección de ritmo (piano, contrabajo, guitarra y batería) y otra de viento (saxofones, trompetas y trombones). La época más importante de agrupaciones fue en los años 30 o era swing.

Evolución y Estilos

Nueva Orleans:

Esta ciudad fue la cuna del jazz, aquí nació Jerry Roll Morton, que si bien no inventó el jazz, si fue uno de los primeros músicos que tuvo conciencia de ese nuevo estilo de música. En este primer jazz todavía se aprecian claramente
los lazos con la música pasacalle y con el ragtime. figuras indiscutibles de este momento son los cornetistas Buddy Bolden y posteriormente King Oliver.
Pronto los grupos de jazz comenzaron a emigrar a otras ciudades de EEUU como New York o Chicago.

New York y Chicago en los años 20:

En los primeros años veinte el jazz encontró refugio en los locales de traficantes de alcohol. Ya en 1923 comenzaron a grabar discos que anunciaban el jazz que tendrían en Louis Armstrong su más popular representante.
Armstrong consiguió que el jazz diera un salto enorme en su evolución al imponer la expresión personal del solista frente a la improvisación colectiva que caracterizaba el estilo de Nueva Orleans.

Los años de la Depresión

El crack económico del 29 afectó gravemente a numerosos músicos que se vieron alejados de los estudios de grabación y de los escenarios, sin embargo el público seguía reclamando espectáculos.
una importanteconsecuencia de la depresión económica americana fue el desplazamiento a Europa de muchos artistas en busca de trabajo.
Fue el momento de eclosión de los "hot clubs", lugares donde se reunían los aficionados al jazz.

La era del swing

En 1923 se derogó la prohibición del alcohol en EEUU y este hecho, junto con la popularidad de formaciones de músicos blancos, contribuyó a que el jazz perdiera, al menos en parte, el calificativo de música marginal. En la segunda mitad de los años 30 el jazz alcanzó uno de sus grandes momentos de florecimiento. Es el estilo que se conoce como mainstream, época inmediata entre el jazz tradicional y el jazz moderno.

El jazz tras la Segunda Guerra Mundial

En 1941 EEUU entraron oficialmente en guerra y buena parte de los músicos de jazz se vieron obligados a vestir el uniforme militar y a colaborar con las bandas del ejercito o a grabar discos destinados al esparcimiento de la tropa. En Europa tampoco se respiraban buenos aires para esta música que los nacionalsocialistas calificaban de "degenerada".
La influencia de la guerra en la vida de los músicos y sobre todo las ansias de innovación de los más jóvenes contribuirían a una profunda renovación del jazz.

Los años 50

Lo que en principio parecían modas son en realidad estilos, que se han afirmado con el paso del tiempo y están obligados a convivir en el amplio espacio de la música afroamericana.
Esta situación se hace patente en los años 50.

Los años 60

En EEUU vieron como los movimientos sociales y políticos afroamericanos adquirían cada vez mayor dimensión con líderes como Martin Luther King o Malcom X. En este apareció la primera casa discográfica dirigida por un hombre de color responsable del lanzamiento de numerosas estrellas. en esta época nació el free jazz.

Los años 70

Los años setenta verían desaparecer a muchas de las figuras más importantes del mundo del jazz como Armstrong o Ellington. Los históricos desaparecían y los jóvenes se vendían por un puñado de dólares al todopoderoso rock. Los años setenta no significaron, ni mucho menos, el declive del jazz y de la música afroamericana en general, sino una nueva etapa de transición.

Los años 80

En los años ochenta el jazz comenzó a recibir apoyo institucional, incluso en España subvencionando el gobierno giras y conciertos, en Francia se condecoraban los médicos y en EEUU ya se invitaban a músicos a la Casa Blanca. El jazz seguía siendo minoritario pero tenía un público consolidado.










































"Dance: Música para bailar"

Dance es la música compuesta específicamente para acompañar al baile, y se caracteriza por tener sonidos sintéticos, ritmos bien marcados y bastante repetitiva para ser fácilmente bailables, letras pegadizas e instrumentación marcada en compases de 4/4. Este estilo musical nació durante el inicio de la década de los 90 del siglo pasado, siendo caracterizada por poseer melodías alegres y energéticas. En algunos casos, se entiende erróneamente que la música electrónica es también música dance, sin embargo, ambas ramas musicales poseen diferencias entre sí. Hay derivados de la música dance tales como el Eurodance, el Synthpop, y el Italo Dance, los cuales son adaptaciones locales según la forma y el tipo de cultura que predomine en cada sitio.








Este estilo reúne varias características de otros géneros, estilos y sub-estilos de música, sin que reúna algunas características absolutamente propias. El dance puede reunir sonidos del House, Techno, Trance, entre otros. Otra característica es que la música no es compleja debido a su enfoque comercial, manejando sonidos simples y básicos, y conjugándolos con ritmos alegres, siendo muy diferente a la música Underground. Tienen estructuras pop, muy simples: estrofas, estribillos, momentos de clímax, etc. Es la variante más comercial de la electrónica. El sonido de bajo suele ser de tipo TB-303 (sin distorsionar), las letras simples que hablan de amor o fiesta (no suelen ser muy rebuscadas), los sonidos de batería son la mayoría de tipo 909, incluye pocas variaciones rítmicas, algún barrido de filtro, voces mayormente femeninas y casi siempre una melodía principal hecha con algún tipo de sonido de sintetizador con onda de dientes de sierra (que suele sonar después de un estribillo cantado).


Estilos de Música Dance


A lo largo del tiempo se le ha denominado de muchas maneras dependiendo de la influencia en mayor o menor medida de algunos de los géneros de la música Dance como podrían ser:


"ClubHouse, del 89 al 91"


Influencia House. Con muchos acordes de piano. El hit "dance" de la época fue sin dudas "Pump Up The Jam" de Technotronic, que dio comienzo a la era dorada de los éxitos comerciales en ventas y rankings que el género obtendría en la década de los 90's. Algunos artistas de este estilo fueron: Twenty 4 seven, Crystal waters, Cartouche o 2 brothers on the 4th floor.



















Algunas canciones:


Technotronic - Pump up the jam


Twenty 4 seven - I can't stand it


Crystal Waters - Gypsy woman


Cartouche - Feel the groove


2 brothers on the 4th floor - Can't help myself



"Eurodance, del 92 al 94"


Con acordes secos y cortos heredados del Rave y con un claro aumento del rango de beats por minuto utilizados.



A mediados de la década de 1990, la música Dance comercial llegó a la cima, siendo muy popular en todos los países de Europa, gracias a un boom comercial de ventas del género gracias a la difusión masiva en radios y clubes nocturnos por parte de los DJs, que en muchos casos eran también productores de algunas de las bandas de moda. El hit de la época fue "No limits" de 2 Unlimited, siendo otros muchos artistas y grupos con éxito en esta época Culture Beat, Masterboy, Cappella o Haddaway.


















Algunas canciones:


2 Unlimited - No limits


Culture Beat - Mr Vain


Masterboy - Feel the heat of the night


Cappella - U got 2 let the music


Haddaway - What is love



"Eurodance, primer generación, del 93 al 95"




Influencia más melódica. Con mucha melodía y entonación alegre y con la aparición de temas de los 80s remezclados (Covers). Se produjo además una drástica desaceleración en los ritmos usados como bases. El hit más representativo fue "The Sign" de Ace Of Base. Otros grupos y artistas fueron Fun Factory, Wighfield y Dj Bobo.






Algunas canciones:


Ace of Base - The sign


Fun Factory - I wanna be with you


Wighfield - Saturday night


Dj Bobo - There is a party





"Pizzicato, del 96 al 98"



Muy influenciado por el Dream (Robert Miles) y posteriormente con el Trance. Sonidos hipnóticos con repeticiones de acordes que recuerdan al Eurobeat y el bajo en contrapunto con el bombo , mayor tendencia a los temas instrumentales o de escaso componente vocal las secciones rápidas prácticamente desaparecieron, . En esta etapa el género perdió la influencia que tenía en la difusión comercial por lo que no hubo grandes éxitos de ventas o hits masivos. Red 5 con "Lift Me Up" fue unos de los primeros en hacer uso del pizzicato. Otros artistas y grupos que consiguieron éxito fueron Sash, Da Hool, Scooter, Faithless o B.B.E.




Algunas canciones:


Red 5 - Lift me up


Sash - Ecuador


Da Hool - Meet her at the love parade


Scooter - Move your ass


Faithless - Insomnia


B.B.E. - Seven days and one week



"Eurodance, segunda generación, del 99 al 2001"


Con la aparición de nuevas bandas se reflotó el sonido más melódico. Con estribillos cantados pegadizos y con ritmos de menor cantidad de beats por minuto. Algunos de los artistas y grupos fueron Vengaboys, que aún hacían uso del pizzicato, Aqua, Antique, Cher, French Affair, Kylie Minogue, Christina Aguilera, Britney Spears o Natalie Horler.







Algunas canciones:


Vengaboys - Boom boom boom boom


Aqua - Barbie girl


Antique - Opa Opa


Cher - Believe


French Affair - Sexy


Kylie Minogue - Can´t get you out of my head


Britney Spears - One more time



"ClubHouse DJ, del 2002 a la actualidad"


Influencia House. Definitivamente desplazada del mainstream de difusión comercial por géneros como el hip hop o el reggaeton, la música dance ha vuelto a concentrarse en la esfera underground, allí a pesar del desbande de la mayoría de los grupos representativos, los DJs siguen generando música dance para usar en las discotecas y clubes nocturnos, los singles son editados por sellos independientes y rara vez llegan a editarse en álbums de un mismo intérprete sino que se editan en compilaciones de hits de diversos autores para facilitar su venta. Actualmente Rihanna le dio a su álbum un toque de dance a su álbum Good Girl Gone Bad, al igual que otros muchos artistas de hoy día que están incorporando características de la música dance en sus canciones, como Lady Gaga que la ha convertido totalmente en su estilo.



Algunas canciones:


Rihanna - Push up on me


Rihanna - Breaking dishes


Lady Gaga - Just dance




"Eurodance tercera generación, regreso al entorno comercial 2008-actualidad"


Después de la desaparición del entorno comercial de la música Dance y Eurodance, a raíz de la disolución durante la ultima etapa del 2002 de numerosos grupos que marcaron la tendencia durante los últimos años de la década de los 90 y primeros años del nuevo siglo, como Eiffel 65, Alexia, Vengaboys, French Affair, Ace Of Base, etc, la música Dance y Eurodance subsistieron alejadas del publico general fuera de sus países de origen, salvo excepciones, ocupando su lugar en el entorno comercial durante la etapa 2003-2008 por géneros como el Hip Hop o el Reggaeton.


Actualmente el Eurodance vive un proceso de renacimiento, volviendo con fuerza al entorno comercial y al público general, gracias a las aportaciones de los Djs que mantuvieron vivo el género dentro de la esfera underground en sus años bajos, como David Guetta, Bimbo Jones, Freemasons , Antoine Chamaran, Bob Sinclar, etc, a esto hay que sumar la persistencia de artistas como Kate Ryan una de las pocas cantantes, que fieles a este género, se ha mantenido con éxito durante esta ultima década, y al regreso de algunos de los famosos grupos y artistas del período anterior como los míticos Vengaboys, Ace Of Base, Haddaway, y la conocida cantante Sophie Elis Bextor, y a los antiguos componentes del grupo 2 Unlimited, que regresan con el nombre Ray & Anita.



Algunas canciones:


David Guetta ft Akon - Sexy bitch


Bob Sinclar ft Sean Paul - Tik Tok


David Guetta ft michelle belle - Read your mind


David Guetta ft Snoop Dogg - Wet


LMFAO - Rock party anthem


Dj Tiësto ft Busta Rhymes - Cmon


Robyn - Indestructible


Mya ft Cedric Gervais - Love is the answer

jueves, 7 de abril de 2011

FLAMENCO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD










Son muchas las teorías existentes sobre el origen del flamenco, podríamos trasladarnos hasta la España árabe, pues las modulaciones que definen al género flamenco pueden provenir de los cantos monocordes islámicos. Hay también quien atribuye la creación de esta música a los gitanos, un pueblo procedente de la India y desperdigado, por su condición errante, por toda Europa. También existen otras con menos aceptación.



Sin entrar en juicios de valor sobre qué teoría tiene más fuerza, lo que sí se puede asegurar es que el flamenco nace del propio pueblo, tiene una evidente raíz folclórica, convirtiéndose en un arte indiscutible.


En los últimos años, la popularidad del flamenco en latinoamérica ha sido tal que en Guatemala, Costa Rica, Panamá y El Salvador han surgido diversas agrupaciones y academias de flamenco. En Japón el flamenco es tan popular que hay más academias que en España. En noviembre del 2010 la UNESCO declaró al flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad



Los Cafés Cantantes



Eran locales nocturnos donde los espectadores podían beber copas a la vez que disfrutaban de espectáculos musicales.


En 1881 Silverio Franconetti, cantaor de extenso repertorio y grandes dotes artísticas, abrió el primer café cantante flamenco. en este café los cantaores estaban en un ambiente muy competitivo, pues al propio Silverio le gustaba retar a los mejores cantaores entre ellos.

El gusto del público contribuyó a configurar el género flamenco, unificándose su técnica y su temática.



El Antiflamenquismo "Generación del 98"



Las costumbres del "flamenquismo" fueron fuertemente atacadas atacadas por la Generación del 98, siendo todos sus miembro "antiflamenquistas". a excepción de los hermanos Machado, pues Manuel y Antonio, pues al ser sevillanos e hijos de un folclórico, tenían una visión más compleja del asunto.


El máximo opositor del flamenquismo fue el autor madrileño Eugenio Noel, quien atribuyó al flamenco y la tauromaquia el origen de los males de España. Esto hizo que durante décadas de estableciera una grieta insalvable entre el flamenco y la mayor parte de la intelectualidad.























La Ópera Flamenca



Entre 1929 y 1955los espectáculos flamencos pasaron a ser celebrados en plazas de toros y teatros, bajo el nombre de Ópera Flamenca. En esta época los espectáculos flamencos se extendieron por toda España y por las principales ciudades del mundo.


En la línea del purismo, Federico García Lorca y Manuel de Falla tuvieron la idea de combocar un concurso de cante jondo en Granada en 1922. Ambos artistas concebían el flamenco como folclore, no como género artístico escénico. Por ello sentían preocupación, pues creian que el triunfo masivo del flamenco acabaría con sus raices más hondas y puras.

Para ello organizaron un concurso de cante jondo en el que solo podían participar aficionados. Los ganadores fueron "El tenazas", un cantaor profesional retirado de y Manuel Ortega, un niño sevillano de ocho años que pasaría a la historia del flamenco como Manolo Caracol.






























Tras la Guerra Civil Española, durante la postguerra y los primeros años del Franquismo, se miró con recelo al mundo del flamenco, pues las autoridades no tenían claro que dicho género contribuyera a la conciencia nacional.



Década de 1970



En esta época nació la Fusión Flamenca. el representante musical José Antonio Pulpón fue un personaje decisivo, propició la unión artística de entre el virtuoso guitarrista Paco de Lucía y el cantaor Camarón de la Isla, que dieron un impulso creativo al flamenco.

































El nuevo flamenco



En los años 80 surgió una nueva generación de artistas flamencos que ya han recibido la influencia de Camarón, Paco de Lucía, etc.

La única vinculación con el flamenco "puro" es el parecido de su técnica vocal con la de los cantaores, sus orígenes familiares o su procedencia gitana, pero por lo demás se salen de cualquier estructura flamenca básica.



Muchos de estos interpretes son reconocidos cantaores, como El Cigala, que aunque el género de sus canciones difiera del flamenco clásico, respetan el compas o la estructura métrica de ciertos palos tradicionales.





















Desde mi punto de vista el flamenco es un género musical muy respetable y donde existen artístas muy buenos y reconocidos por todo el mundo.


























Lola Flores / A tu vera










lunes, 4 de abril de 2011

"HEAVY METAL: WELCOME TO THE JUNGLE"








El origen del Heavy Metal se remonta a finales de los años 60 impulsado por algunos grupos de la época. Ganó popularidad en el Reino Unido y en Estados Unidos durante los años 70, más aún a finales de estos, hasta su asentamiento y difusión universal durante los años 80.


El Heavy Metal se caracteriza por poseer ritmos potentes y agresivos logrados mediante la utilización de guitarras eléctricas altamente distorsionadas, baterías con dobles pedales y bajos eléctricos pronunciados. El Heavy Metal, entre las muchas características que lo componen como género musical, posee potentes solos de guitarra ejecutados con gran velocidad, virtuosismo y tecnicidad.


Antecedentes (mediados de los 60)


La música blues tuvo gran influencia en los primeros grupos de rock and roll británicos, que grabaron muchas versiones de canciones clásicas del blues usando guitarras eléctricas. Como consecuencia de este experimento musical, las bandas británicas basadas en el blues desarrollaron lo que se convirtió en el sello del heavy metal.


The kinks tuvo un gran importante papel al popularizar este sonido con su éxito You Really Got Me. Los primeros hard rockers británicos, como The Who, prepararon el camino para el heavy introduciendo estilos de percusión más agresivos en el rock and roll.










Finales de los 60 mediados de los 70


Tres bandas fueron las protagonistas durante estos años; Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin. Del grupo Black Sabbath, cuyo vocalista era Ozzy Osbourne, se considera a sus álbumes Balck Sabbat y Paranoid la piedra angular del metal tanto en sonidos como en letras. Las canciones Paranoid y Iron Man son consideradas las primeras canciones de heavy metal, aunque más tarde esto sonido evolucionaría a manos de otros influyentes grupos británicos.


Al mismo tiempo que Black Sabbat, el grupo Deep Purple publicó In rock, en 1071 publicaron Fireball dando cada vez más muestras de metal, hasta publicar Machine Head, el cual los consagra a la fama mundial con el tema Smoke on the Water.

Y finalmente Led Zeppelin que influyó mucho en los sonidos de este género, especialmente con los álbumes Led Zeppelin de 1969 con canciones como Communication Breakdown, Led Zeppelin II con canciones como Moby Dicky y Led Zeppelin IV con Stairway to heaven, que incluye uno de los solos mas famosos de la historia interpretado por el guitarrista Jimmy Page.











Mediados de los 70


En Estados Unidos se formó Kiss y alcanzaron la popularidad con primer LP Kiss.

Luego le seguiría God of Thunder del álbum Destroyer y Love Gun. A la par hacían su aparición Thin Lizzy y Aerosmith. Que siguieron aportando a la formación del Heavy Metal.


También a principios de los 70 aparece un cuarteto llamado Queen, su aportación es importante ya que sus primeros álbumes serían retomados por seguidores metaleros de los 80 como lo fueron Metallica, Megadeth, Deff Leppard y Iron Maiden.

























Los Años 80


A la par del éxito en Inglaterra de AC/DC nace el movimiento punk como reacción contra las condiciones sociales, de este modo el heavy metal pasa a un segundo plano a favor del punk, la música disco y el rock más comercial.


Pero las nuevas bandas revitalizan el género heavy metal, incluye grupos como Iron Maiden, Venom, Def Leppard y Mothorhead. Endurecen sus sonidos, reducen los elementos de la música blues y sonidos mas fuertes y enérgicos influenciados por el punk.

Pero no fue el Heavy Metal británico el único en alcanzar protagonismo,a mediados de los 70 este género ganó una gran popularidad en Alemania, Scorpions fue una de las primeras seguidas por Accept o Warlock.

Muchas bandas alemanas ganarían popularidad gracias a festivales como el Wacken Opem Air

Pero la cuna del gran metal de los 80 estaba en Estados Unidos.

Una de las bandas que unificó públicos diversos fue Guns N´Roses.



































Subgéneros del metal y grupos



  • Speed metal / Helloween

  • Thrash metal / Metallica

  • Death metal / Possessed

  • Black metal / Venom

  • White metal / Jerusalem

  • Doom metal / Blue Cheer

  • Power metal / Iron Maiden

  • Metal progresivo / Rush

  • Folk metal / The Doors

  • Symphonic metal / Within Temptation

  • Gothic metal / Evanescence

  • Groove metal / Pantera


Dejando los estereotipos a un lado sobre la música heavy metal y su puesta en escena, se puede encontrar en este estilo las mejores baladas que se hayan escrito. Crean canciones que hacen ver que son mucho más de lo que vemos por fuera. Las baladas heavys son las más bellas. No hay otra música "lenta" igual. Son de los pocos que consiguen sacar verdaderas melodías.

Un claro ejemplo lo encontramos en estas canciones:




  1. Guns N´Roses / November Rain



  2. Scorpions / Still Loving You



  3. Europe / Carrie






  4. Guns N´Roses / Don´t Cry



  5. Seether y Amy Lee / Broken












domingo, 3 de abril de 2011

"R&B: Rhythm and Blues"

El estilo de música "Rhythm and blues" o "Jumping Music", más conocido y abreviado por sus siglas "R&B", es un género musical derivado en su origen del jazz, el gospel y el blues. El término musical fue introducido en Estados Unidos en 1949 por Jerry Wexler de la revista Billboard. Sustituyó al término conocido como "Race Records" (grabaciones de raza), considerado ofensivo para la posguerra mundial así como para la categoría de Billboard "Harlem Hit Parade" en Junio de 1949, y normalmente era usado para identificar al género que más tarde se desarrollaría en forma de Rock & Roll. El R&B original, conocido hoy como Rhythm and Blues clásico, ha evolucionado tomando dos vertientes populares, una conocida como "Rhythm and Blues" y otra que no tiene prácticamente relación con el subgénero "Rhythm and Blues Mainstream".



"R&B Clásico"

En su primera manifestación, el R&B fue el predecesor del rock and roll y el sucesor del rockabilly (al mezclarse con corrientes varias del country). Tiene fuertes influencias del jazz y el jump, además de la música gospel, y de nuevo el jazz (el hard bop fue el producto de la influencia del rhythm and blues, blues y gospel en bebop) y compases africanos.

Las primeras grabaciones de rock and roll consistían de canciones R&B como "Rocket 88" de Ike Turner y "Shake, Rattle and Roll" de Big Joe Turner, haciendo aparición en las listas de música popular y en las de R&B. "Whole Lotta Shakin' Goin' On", el primer éxito de Jerry Lee Lewis, fue una versión de un tema de R&B que alcanzó el puesto más alto en las listas de música popular, R&B y country.

Los músicos prestaron poca atención a la diferencia entre el jazz y el R&B, y frecuentemente grababan para ambos géneros. Numerosos artistas de swing (por ejemplo: Jay McShann, Tiny Bradshaw y Johnny Otis) también grabaron música R&B. Count Basie tenía una emisión semanal en directo desde Harlem. Incluso un icono del bebop como era Tadd Dameron estuvo dos años como pianista de Bull Moose Jackson tras establecerse en el bebop. Además, muchos de los músicos para los que Charlie Mingus tocaba jazz eran veteranos del R&B. Otras leyendas fueron Lionel Hampton y Eddie Vinson.

La década de los 50 fue la primera del R&B. Coincidiendo con otros géneros como el jazz y rock and roll, el R&B también desarrolló otras variaciones regionales. Algunos artistas notables fueron Fats Domino (con los éxitos "Blueberry Hill" y "Ain't That a Shame"), Professor Longhair, Clarence "Frogman" Henry, Frankie Ford, Solomon Burke, Irma Thomas, Bo Diddley, The Neville Brothers y Dr. John.




















Algunas canciones:








"R&B Contemporáneo"

El R&B contemporáneo (también conocido simplemente como R&B) es un género musical que combina elementos de hip hop, soul, R&B, pop y funk.


Aunque la abreviatura "R&B" se originó a partir de la música rhythm and blues tradicional, en la actualidad el término R&B suele utilizarse para describir un estilo de música afroamericana que se originó a partir del declive de la música disco en los años 1980. Algunas fuentes se refieren a este estilo como urban contemporary (el nombre de la radiofórmula que pone hip hop y R&B contemporáneo). R&B también ha sido utilizado para referirse a rhythm & bass aunque la exactitud de esta abreviatura está abierta a debate ya que el bajo forma parte del ritmo junto a la batería.




El R&B tiene un estilo de producción discográfica muy cuidada y limpia, ritmos basados en la utilización de caja de ritmos, ocasinales notas de saxo que le dotan de una sonoridad jazz (normalmente en los temas de R&B contemporáneo anteriores a 1993) y un estilo suave y aterciopelado de arreglos vocales. Las influencias electrónicas son cada vez más patentes, si bien la dureza y aspereza del dance o hip hop son atemperados. En este R&B contemporáneo destacan artistas de a partir de los años 80 en adelante, sobre todo los más actuales. Algunos de estos artistas son Stevie Wonder, Whitney Houston o Michael Jackson.






















Algunas canciones:















Otros subgéneros del R&B


"Quiet Storm"

Quiet storm es una amplia categoría del R&B y jazz que destaca por ser suave, relajada y a menudo romántica. El nombre proviene de un innovador programa de radio llamado WHUR, de la Universidad Howard de Washington DC, de mediados de los 70, nombrado así tras el éxito del single "Quiet Storm" de Smokey Robinson (1975). A diferencia del R&B contemporáneo, el quiet storm muestra poca influencia del hip-hop y tuvo gran éxito en la década de los 80s con artistas como Luther Vandross, Anita Baker, Sade, Lionel Richie y Gerald Levert y más tarde en los 90s con Joe, Brian McKnight y Vanessa Williams.





Algunas canciones:








"New Jack Swing"


Una fusión de R&B y hip-hop, el new jack swing se distingue por el empleo significativo de estribillos rapeados y por el prominente uso de cajas de ritmos como la Roland TR-808. Teddy Riley y su grupo Guy son reconocidos como los inventores del género y algunas notables figuras de este género son Bobby Brown, Michael Jackson, Justin Timberlake, Jimmy Jam & Terry Lewis, Jodeci y Boyz II Men. Una alternativa femenina, el new jill swing, fue apoyada por artistas como Janet Jackson, Neneh Cherry, Total, Shanice y Aaliyah.









































Algunas canciones:













"Rhythm and Blues Mainstream"



Este subgénero es el más joven del R&B y del mainstream hip hop; fue creado a finales de los años 1990 y actualmente está en pleno apogeo. Este género es originario de Norteamérica, fue fruto de la mezcla de artistas pop que buscaban un cambio de sonido, estética e imagen en productores musicales de los géneros R&B y hip-hop, esto empezó dandose en las típicas "boy bands" o "girl bands" de Estados Unidos y Reino Unido (sobre todo en baladas pop/R&B). Esta mezcla dio lugar a unas melodías con bases típicas del pop acompañadas de instrumentos, letras y a veces incluso "rapeos" del R&B y el hip-hop; este subgénero se extendió por casi todos los países anglosajones.


A mediados de los 90's Mariah Carey le dio un giro a la música haciendo historia con la unión del R&B con el Hip-Hop, en 1995 con el tema Fantasy, que logró convertirse en la primera canción femenina en debutar directamente en el #1 del Bilboard Hot 100. Con esto Mariah Carey se consolidó como la más grande exponente del R&B moderno.

A principios de siglo, la unión entre el R&B y el hip hop llegó a un punto en que, en muchos casos, la única diferencia entre una grabación de R&B y hip hop se encuentra en que las voces sean rapeadas o cantadas. El R&B moderno tiene un sonido más basado en el que el hip hop soul tenía, con algunas modificaciones. Han comenzado a destacar en artistas en solitario más que grupos. Hoy día, los artistas más populares del R&B son: Mariah Carey, Black Eyed Peas, Fergie, Usher, Akon, Rihanna, Chris Brown, T-Pain, Beyoncé, Ashanti, Christina Aguilera, Ne-Yo y R. Kelly entre otros. Los productores más habituales suelen ser Jimmy Jam, Puff Daddy, Timbaland, Pharrell, BLC, Will.I.Am.


Actualmente es el R&B que más esta de moda.







Algunas canciones:















"Neo Soul"





El neo soul combinaba una influencia del hip-hop en el sonido R&B con el soul clásico de los 70s. El verdadero neo soul está caracterizado por un sentimiento poco sofisticado, acentuado por armonías de soul, y acompañado por beats de hip-hop alternativo. Algunos artistas de este géneros son Tony! Toni! Toné!, Angie Stone, Maxwell, Erykah Badu, Lauryn Hill, la misma Aaliyah, Jill Scott, Rihanna y Alicia Keys.






Algunas canciones: